|
Consideraciones livianas.
El
dinamorfismo.
Desde
una concepción dinamórfica del arte
abordaremos la estética del universo
compartido.
Si Kant observó que por lo general
aplicamos conceptos al mundo para
clasificar las entradas
sensoriales que se ajustan a una
finalidad, en esta introducción,
formularemos un marco que
proporcione una explicación ordenada
de unos fenómenos observados y
también unas
coordenadas prácticas que nos
guiaran tanto en nuestras
valoraciones, determinando nuestra
comprensión, como también nos
introduzca en los distintos
supuestos para abordar la creación.
En este sentido, nos influirán
diferentes corrientes artísticas,
arquitectónicas, musicales,
literarias, filosóficas... bajo el
espíritu platónico de que las Ideas
reflejan el tejido del Mundo. En
esta línea, enfocaremos nuestra
tesis de acuerdo con la verdadera
naturaleza de las cosas con
el propósito de ser personas capaces
de progresar. Del mismo modo, Platón
concluye, con el
mito de la caverna, que la visión de
las Ideas es la máxima aspiración
humana. Por definición,
todo el que posea el pensamiento
actuará correctamente. Se sabe que
el sistema del filósofo
ateniense es dualista donde tomamos
un mundo sensible y otro mundo real
de las Ideas que
garanticen la verdad objetiva e
inmutable.
Ahora
bien, arrancáremos de esta premisa
platoniana para aseverar que vivimos
en la
actualidad en un mundo binario
desarrollado a través de la era de
la información en el sentido
computable por una máquina de
Turing. Esta computación considera
el lenguaje como
información, es decir, de naturaleza
discreta (o no continua). Aquel se
caracteriza por el
empleo de códigos en formato de
bits, o secuencias de cero y de uno.
Anclaremos en la revolución
chomskiana. En esta dimensión
informática, independiente de la
dualidad concreta de un tipo de
adquisición cognitiva existe también
otra duplicidad general,
nos encontramos dos planos de
aprendizaje y comunicabilidad entre
sus congéneres, por un
lado, se halla la alfabetización
tradicional donde prima una
educación tradicionalista, vertical
e
impositiva de conocimientos, por
otra parte, se desarrolla la
alfabetización digital tendente a
facilitar el trabajo desde una
perspectiva de la movilidad y la
transversabilidad de los saberes.
En este apartado, encontramos
declaraciones como la de Eduardo
Contreras, experto en
tecnología y educación en
Latinoamérica, manifiesta que "la
brecha digital es cada vez más
honda entre los más y menos
desarrollados". Asimismo, hallamos
proyectos educativos de
Ariño y Alloza, pueblos del norte de
la provincia de Teruel, donde son
autosuficientes gracias a
las nuevas tecnologías. Del mismo
modo, Bigas Lunas, intervino en la
feria Loop de videoarte
en Barcelona, donde comentó que las
nuevas tecnologías han provocado una
revolución en el
mundo audiovisual, básicamente
porque han democratizado el acceso
al vídeo de muchos
creadores.
También, enlazamos con Björk, uno de
los iconos de la música popular de
nuestros días, quien
reivindica para su generación el
vínculo entre el hombre y la
tecnología, dijo que su grupo
generacional es el que ha
establecido los lazos de unión entre
el factor humano y la tecnología,
reafirma su intención de que sus
trabajos tendrán componentes tanto
digitales como orgánicos,
ambos elementos se mezclan en la
construcción de sus obras. Además,
afirmó sentirse
tremendamente europea y muy
vinculada a los elementos culturales
de Europa, para ello,
lanzó, en un arrebato localista
genuinamente europeo, el dardo del
uso de su idioma materno
(irlandés), precisó " es el idioma
en el que hablo a mis hijos, lo que
me da un grado de
proximidad con ellos que no podría
establecer en otra lengua". Aun con
todo, el público le exige
utilizar el ingles en sus conciertos.
En este entorno, se está marcando el
terreno con motivo de conocer el
contexto que nos
permitirá vislumbrar las
posibilidades de las distintas
ramificaciones que configuran
nuestra
propuesta. Nuestro personaje,
constructor textual, se enfundará la
máscara de Robert Altman
con su mirada corrosiva por donde
corre sangre joven en sus arterias
viejas para diseccionar
los datos. Cada elemento será
orgánico, vivo, cambiaran
constantemente la fecundidad
narrativa. Nos conducirán a la
totalidad de la ideología. Se
pronunciará una serie de ideas
dinamórficas.
En un principio partiremos de un
esbozo histórico personal con
relación a los planteamientos
que vamos a desarrollar. En primer
lugar, será recordar que un día de
1996 me entregaron una
postal-invitación para asistir a la
exposición "El otro
idéntico-Exposición de un retrato,
Gerardo
Diego". Tiempo, más tarde, su autor
guiará con prudencia cartesiana mi
incursión en este
laberinto creativo. Dirige el Grupo
Tierra Húmeda quien anualmente
presenta en el Museo
Barjola de Gijón "La mirada en el
agua". Escribe los textos de sus
programas anuales, así
como, las diferentes introducciones
en las exposiciones colectivas
realizadas en la Tertulia de
los Manzanos. Pues bien, a partir de
la concepción teórico-práctica de
Guillermo Menéndez del
Llano, Doctor en Filosofía del Arte,
quien alumbra la orientación
picassiana de mis trabajos,
decidió enfocar y organizar
sistemáticamente un conjunto de
observaciones de principios
básicos los cuales pretende ser la
apertura de un espacio fluido del
significado arte, por ende,
de la concepción de vida.
En este origen, interpretativo de la
realidad evocaremos la postura
Kantiana de la Crítica de la
Razón Pura, para acercarnos al
subtítulo del libro "Claves
dinamórficas". En ellas halláremos
una visión propia de la elaboración
del concepto dinamórfico. En esta
senda, las razones que
sugirieron la cristalización de
"Picasso y dos excepciones" fue
tanto fomentar la unidad de
acción comunicacional a través de
dibujos, infografías y textos como
promover el acercamiento
a una teoría por medio de la
experiencia tanto expresiva como
textual. Por tanto, en su
conjunto, desde esta obra, considero
al dinamorfismo tanto el aporte
energético en busca de la
raíz de las cosas, es decir, el
fundamento de la vida y además como
guía orientadora de la
lectura visual cósmica asimismo de
la elaboración del diseño de las
piezas.
En relación con la primera propuesta
de bucear hasta hallar el punto cero
del discurso
miraremos a la ciencia goethiana.
Sobre todo, es la metodología de
Goethe la que constituye
un legado perdurable para nosotros,
fue un pionero de la ciencia de la
Naturaleza holística y
cualitativa. Citaremos a Portmann
con un extracto de su ensayo "Goethe
y el concepto de la
metamorfosis", <<...investiga el
mundo visible para alcanzar el
control de los procesos de la
naturaleza...hace falta...unas
ciencias naturales...un auténtico
hogar para nosotros>>. Según el
poeta alemán, la ciencia es mucho
más un sendero interior de
desarrollo espiritual que una
disciplina encaminada a acumular
conocimiento del mundo físico, el
objetivo de la ciencia,
según el mismo autor, es abrir los
ojos y la mente de los observadores
de la Naturaleza a
aquello que actúa espiritualmente o
esta en la raíz de los fenómenos
físicos observados. Sobre
todo, provocara el sentimiento de
una <<mirada
contemplativa>>[Anschanung]. Para
Goethe el
ser humano es el instrumento más
poderoso y exacto, siempre que nos
tomemos la molestia
suficiente de refinar nuestra
sensibilidad. Si la ciencia
goethiana no busca tanto ir de la
experiencia a la idea o teoría como
intensificar la experiencia en tanto
que tal, pues bien, en
esta dimensión se encuentra el
aspecto científico dinamórfico.
Por otra parte, examinaremos las
formas originales del arte que
marcaron la trayectoria a
seguir para descubrir los distintos
símbolos con el fin de construir a
partir de lo conocido una
epifanía de sueños iluminadores. En
una aproximación relámpago al Libro
X de la Republica de
Platón podemos reconoce que la
tragedia confunde al público acerca
de los valores: si los
personajes buenos experimentaron
trágicos fracasos, esto nos enseña
que la virtud no es
siempre recompensada. En tanto
cuanto, asumimos este planteamiento
filosófico del
ateniense, desde nuestra óptica,
apelamos a configurar nuestra
naturaleza humana de acuerdo
con el orden de las cosas, para
ello, debemos adecuarnos intelectual
y moralmente a la
realidad. Asimismo, atisbamos a
pronunciar, que los originales
platónicos atestiguaran nuestra
esencia dinamórfica. En el ejercicio
compositivo eliminaremos las sombras
mitológicas de la
caverna ateniense para ensalzar la
luz creativa.
En este tramo del relato,
enunciaremos como ejemplo
arquitectónico de una forma ad hoc
de la
idea platónica del mito de la
caverna, para ello, cabe recordar
que en Stanford-upon-Awon
donde nació William Shakespeare en
el siglo XVI, vemos que tras las
fachadas actuales se
conserva la estructura de la madera
original, la de las casas
construidas hace cuatrocientos
años. En este momento de
reconstrucción de las fachadas
hallamos la luz platónica.
Otro ejemplo lo encontramos en
Francis Bacon, expresionista
abstracto, en una entrevista
realizada por el crítico David
Silvestre donde afirma que el arte
de nuestra época (primera
edición 1975) se ha convertido
totalmente en un juego con el que el
hombre se distrae, lo que,
a su juicio, puede ser también
fascinante porque pone mucho más
difíciles las cosas al artista
ya que <<debe profundizar en el
juego para sacar algo en limpio>>.
Dentro de la investigación
dinamórfica de iniciar el recorrido
desde el principio de la idea hasta
llegar a su origen con el propósito
de entablar un perpetuo diálogo
entre futuro porvenir y el
pasado regresivo. En el presente
categórico, el teutón Hannsjörg Vtog
halló la <<naturaleza
cero>> en el desierto de la
población Er Rachidia, en la meseta
de Marha, a los pies de Atlas,
en Marruecos. El artista alemán
construyó su <<Ciudad de Orión >>
desde donde se alzan las
siete torres de adobe que
representan las estrellas del poema
mítico <<Gilgamesh>>, su
<<Espiral áurea>> y las <<Escaleras
celestes>>que con sus cincuenta y
seis peldaños recrean
la conexión entre <<la tierra y el
cielo>>. Esta concepción espiritual,
o mejor dicho <<ritual y
mitológico>> de sus tres
monumentales esculturas de land-art,
el arte en la naturaleza,
propone la relación con el paisaje,
la interacción con el hombre, la
cultura y el ecosistema.
Desde nuestra línea indagadora, esta
visión arquitectónica en mitad de la
nada se inserta
dentro de nuestros postulados de
esencialidad. Se alude al encuentro
con el vacío en el que
expandimos espacio modulando la obra
en el silencio iluminador del acto
creativo. A partir de
este artesano del horizonte diáfano,
manifestamos que los valores del
siglo veintiuno se
edificarán <<marginalmente>>, puesto
que la lateralizad de los enfoques
cimentarán las
secuencias reales de la sociedad.
Deducimos de este creador
indoeuropeo de sus estructuras
paisajísticas nociones dinamorficas
en la aplicación de sus
instalaciones. Se sale de la regla y
entra en el segmento constituyente,
es decir, supo ser radical en la
búsqueda del punto cero,
encuentra la materia primitiva de
sus quimeras, apuntala la
universalidad de lo autóctono,
maneja con maestría una técnica (el
dibujo, raíz de nuestro actual
trabajo), inferimos la
definición dinamórfica del artista
como irruptor de inéditos espacios,
proyecta una visión mística
de la persona con el cosmos...
Dentro de este círculo hacia la
nada, radicalizamos nuestra postura
en la indagación del origen
creativo. Mostramos la trayectoria
artística de Alberto Corazón, Premio
Nacional de diseño
gráfico, como modelo de promover la
obra desde el principio, pues,
sintió que, para comunicar,
era necesario sobreponerse al
discurso de lo razonable (romper con
esa cháchara que nos
empuja a atender las razones del
otro) y dar voz a la propia sombra,
a lo que ahogamos en
nosotros mismos a pesar ser de lo
único que nos explica y, claro,
justifica. Idea
metamorfoseada con palabras de su
libro Pinturas & Esculturas,
1992-2002. Su continua
reinvención como artista le conduce
a transitar la visión del arte como
expresión para lanzarse
a la construcción de la materia como
ente comunicacional propósito de
originalidad
dinamorfica. Y original, lo explica
Paloma Berros en el libro Méjica o
el espíritu del siglo, tiene
dos significados. Significa vuelta
al origen, a lo primero que engendró
todo lo que vino a
continuación; significa aquello que
no ha ocurrido nunca antes. En todo
caso, lo comunicativo
del léxico de la dinámica
representación se promoverá desde
una vertiente ancestral.
Ahora bien, si a Sócrates no le
interesa las listas de ejemplos (en
nuestro caso, dibujos,
infografías y textos) sino que
quiere saber lo que esos ejemplos
tienen en común. A su juicio
todos ellas comparten una <<idea>>
<<esencia>> que es lo que hace que
todas las cosas
sean virtudes. Pues bien, el hilo
argumental, en esta ocasión, es el
de seguir encauzando el
dinamórfismo hacia la claridad y
hacia una estructura semántica
armónica entre lo plástico y
lingüístico.
Otro aspecto de nuestro fundamento
operativo respecto a la geografía
constitutiva de nuestro
saber hacer se formara en torno a la
irrupción de la firma del autor con
su obra poética. La
firma trabaja su obra con aquello
que existe en el cosmos. Aquí,
podemos aplicar el término
estética derivado del griego que
significa sensación o percepción.
Brekley nos habla de ser es
percibir. Esas percepciones
deambulan en todos los tiempos y por
todos los espacios y lo único
que hace falta es centrar la
atención para darles forma.
La nueva creación registra una nueva
estética que se enlaza con
tradiciones anteriores pero no
se cierra a la belleza del arte,
querer ver sólo la majestuosidad en
el Partenón. Tenemos que
mentar, ahora, a la creadora musical
nipona Tujiko Nokiko, quien utiliza
una electrónica naïf,
pues comenta que el arte es para
compartir con el mundo. Del mismo
modo, Kosme de
Barañano, director del Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM),
dice que las bienales
tienen la visión de un comisario o
director. Encontramos en la 32ª
edición de la Feria de Basilea
una mirada cristalina y transparente
de lo que hay: la del mercado,
mercado libre, con muestras
como la de Art Unlimited dirigida
por el arquitecto y coleccionista
Simón Lamuniere dedicada a
nuevos medios y arte digital
Otra postura acorde con nuestra
actitud de intencionalidad del
creador con sus trabajos será el
fotógrafo norteamericano Ansel Adams
(San Francisco 1902/1984) que no
sólo trasmite el
imponente paisaje sino también abrió
un nuevo camino para la fotografía,
el de lo ecológico
como conciencia política. De este
modo, independientemente de las
virtudes plásticas de las
fotografías, éstas no serían nada
sin la intencionalidad del autor, en
cuanto a su fijación en el
papel fotográfico de una actitud
sobre el conservadorismo de la
naturaleza salvaje traducida
con especial sensibilidad y técnica.
Por tanto, se percibe que cualquier
parte de la esfera geomorfologiota y
en cualquier campo
creativo telúrico existe la
sensación de que las firmas de los
autores elaboran su obra con
herramientas en fase expansiva. Con
esta dulzura aséptica de la
argumentación, eclosiona el
verdadero personaje protagonista de
nuestra visión: el lenguaje. Su
génesis personal se forma
con lecturas y un buen oído para
saber reconocer la voz narrativa.
Debo insistir, en este punto, puesto
que el hombre se hizo a través de
distintos instrumentos
(su trabajo manual desarrolló sus
potencialidades, encontró
instrumentos ocasionales
<<eolíticos>>, es decir, están
hechos de piedra, por ejemplo, los
utilizaba el hombre de Pekín,
a partir de aquí, surgen
instrumentos estandarizados). El
profesor-investigador del período
geológico cuaternario de la
Universidad de Oviedo, Adolfo
Rodríguez Asensio nos habla del
maletín de herramientas del hombre
prehistórico que en su mayoría eran
útiles polivalentes,
que cumplían cuatro funciones
básicas: golpear, cortar, raspar y
perforar.
Del mismo modo, los chimpancés usan
herramientas, son capaces de la
guerra y la brutalidad.
En el uso de los aparejos simples
tanto los momo como los hombres que
se desarrollan su vida
en la selva se asemejan en su
utilización Es decir, no trabajan
con tecnología moderna humana
pero demuestran un tipo de
comportamiento de construcción y
tipo de herramienta. En este
sentido, los mecanismos que nos
diferencian a los seres humanos de
los animales son nuestro
cambio rápido en la mente, en
nuestra tecnología y en nuestro
idioma. En esta línea de
argumentación nos la descubre la
etóloga inglesa Jane Goodall, la
madre de los monos, quien
sostiene que la diferencia crucial
estriba en el lenguaje hablado.
Entonces, la masa biológica
cerebral domina su entorno,
manifiesta rugidos (Heder) que son
la savia de la raíz del lenguaje.
En este instante, el hombre consigue
comunicar. Alexander von Humboldt
apunta en su
proceso dialéctico revestido de
términos idealistas el
descubrimiento de la realidad no de
la
<<verdad>>: la realidad creada en el
trabajo y con el trabajo, en el
lenguaje y con el lenguaje.
Por lo tanto, vivimos en un periodo
en búsqueda de hallar la voz
virtual.
Los nuevos dominios proponen una
lexicografía minimalista-conceptual
desde donde debemos
elaborar nuestra firma dinamórfica.
El filólogo-académico José Manuel
Blecua habla de que lo
experimental se encuentra en unas
fronteras borrosas, de esta forma,
la innovación tiene que
ser constante, porque lo que innova
la lengua es la vida, la vida innova
cada día.
Desde otra óptica, Ernst H.
Grombrich, crítico de arte, dice que
detrás de cada principio existe
un <<érase una vez>>. El cuento del
creador comienza, tal vez, con el
hombre de la caverna,
quienes creían que si pintaban sus
imágenes en la pared, utilizaban una
piedra de hematites
(localizada en nuestra región
asturiana en la zona de Candamo), un
mineral de hierro que le
servían a los hombres prehistóricos
para sus dibujos en la cueva, los
animales acudirían
enseguida, algunas teorías
antropológicas afirman que es el
nacimiento de la Magia. El
catálogo de 1984 en Gijón editado
con motivo de la exposición del
escultor Vaquero Turcio
escribe <<durante mucho tiempo, las
tablas y los lienzos pintados fueron
la puerta de un
mundo que "estaba más allá" >>.
Aquella alquimia continua a través
de otros medios.
En la actualidad, la fotografía se
ha incorporado a los museos, se la
considera arte, con la
misma intencionalidad los artistas
con las firmas en sus obras
eclosiona el arte digital en la
escena artística. Tanto uno como
otro comunican pensamientos y/o
sentimientos a través de
un medio físico. Sol Lewitt, expone
en Photoespaña, tiene como punto de
inicio su
pensamiento artístico en Mybridge,
con relación al movimiento y se
familiarizó con los estudios
de Monet en torno a la incidencia de
la luz sobre los objetos.
Rescataremos de este autor
minimalista y conceptual
estadounidense su afirmación de que
el arte es un campo infinito en
armonía con nuestros postulados
dinamórficos y su recomendación de
utilizar el color como
una herramienta más para hacer arte.
En este sentido lumínico, Francisco
Iturrino expone con Picasso, mano a
mano, en la parisina
Galería Vollard, en 1901. El
perspicaz e intuitivo galerista se
percata de la moderna valía del
santanderino. Éste ya conoce, pues,
a uno de los grandes <<monstruos>>
artístico. Pero, la
sana y profunda rivalidad entre
Picasso y Matisse sería, a la
postre, muy positiva para Iturrino.
Sus convicciones estéticas tenían,
por fuerza, que reconvertirse hacia
una fórmula figurativa
más comprensible respecto a la que
trabajaba el desafiante malagueño.
En Iturrino la
estructura compositiva se centra en
la suave esencialidad del color. De
este modo, se queda
más en el concepto decorativista
matissiano de la arbitrariedad
cromática. Una característica
constante del trabajo de Iturrino,
algo esencialmente matissiano, es:
<<para mí, el asunto de un
cuadro y el fondo de ese cuadro
tiene el mismo valor (...) ningún
punto es más importante que
el otro>>.
Como comenté que, en párrafos
anteriores, conocí el dinamorfismo,
en un principio con el
adjetivo simbólico, soterrado en el
año 1996 con una postal que
proclamaba "El otro idéntico...".
No asistí a esa exposición en la
Galería Altamira de Gijón. Sin
embargo, su autor me entregó la
invitación convencido de que
generaría un efecto, así pues, desde
ese día la conservo en mi
escritorio. En aquella época no
tenía vocación de creador
infográfico ni mucho menos de
involucrarme en la aventura de
investigar una atrevida teoría
humanística desde el campo
artístico, científico, experimental,
filosófico...
El hacer creativo mantuvo su
estrella hacia el encuentro con
diversas personas que asentaron
la base para el disfrute de esta
elaboración teórico-practica. En
estos momentos de
certidumbre, supe rápidamente que
era lo que tenía que hacer, asigne
tiempo para reflexionar
y trabajar en su concreción. En
breve tiempo, configure mis ideas.
Mantuve una secuencia
inninterrumpida de episodios
lectores entrelazados con el diseño
visual tanto de dibujos como
de infografías, demás de la
elaboración de las palabras
acreditativas del proyecto. Me
esforcé
con regularidad a copiar los datos
para crear la atmósfera seductora de
nuestra cosmovisión.
El enfoque cogió cuerpo, la melodía
entre las imágenes con las ideas se
identificaban con un
suave swing, la obsesión picassiana
me liberaba de los tormentos de no
hallar soluciones a las
diversas trampas cotidianas, pues
bien, la sincronicidad piagetiana de
pautar pensamiento y
acción me procuró las energías para
ahondar en la simplicidad de las
formas con el fin de
hacer una semántica visual
generativa dinamórfica. Así pues,
coincido con Gerard Deledalle
cuando subraya el fundamental
componente de comunicación que
existe en todo hecho
cultural. Por lo tanto, con esta
actitud de trabajo significaba una
regulación de enunciados
acordes con el instrumento de
apertura tramitador de la esencia
dinamórfica.
Aparece, aquí, uno de los problemas
intelectuales más comprometido que
es, qué hacer con
ese conjunto de datos tan enormes
para la composición teórica. No se
trata de manejar el
ordenador sino de mantener la
capacidad de crítica ante los datos,
ver qué hace falta y qué
sobra: con un lápiz y una mesa
sirven. En esta línea de trabajo
dirigí, en una primera
aproximación, la economía de mi
esfuerzo, antes de elaborar el resto
del material, había
diseñado parte de los dibujos con
tinta y carboncillo con la finalidad
de partir de cero en la
construcción de piezas con el pincel
electrónico <<mousse>> y sentir el
proceso de
desconstrucción de la forma original
para adquirir la epifanía de la
creación presentados en
este libro.
En esta declaración de intenciones
propongo indagar en las fuentes
clásicas bajo la necesidad
de singularizarse. Y además, en esta
exploración subyace la idea de una
regresión a los
orígenes para depurar las
habilidades y sentimiento en la
búsqueda de las raíces de la
creación. Respecto a los trazados
con el lápiz encontré racionalidad,
claridad y medida. Estas
cualidades se reflejan en la tabla
de la Crucifixión del Altar de
Isenhein del puro, católico,
austero y profundo artista Matthias
Grünelwald en 1510/1515.
En esta dirección me centré más en
la figura que en el color tanto en
la vertiente del dibujo del
natural como las composiciones
infograficas. Las imágenes
ejecutadas en claro y oscuro
atisbaban hacer una lectura
constructiva dinamorfica. Cada pieza
dialoga, es decir, debe de
existir un sentido de
responsabilidad del habla como norma
comunicativa. En este ángulo
narrativo, los conceptos hablar y
hacer (creación sobre soporte
tangible) serán sinónimos. En
esta senda de formación de una
conciencia propia salta la idea
disonante del psiquiatra Carlos
Castilla del Pino. Éste nos induce a
construir nuestra personalidad con
un yo reflexivo. Aquella
se descubre en los relatos del
diván. En este objeto, nosotros
contáremos nuestra historia
clínica que será una narración donde
hallaran nuestro verdadero yo. Sin
embargo, desde
nuestra perspectiva diferimos ese
ser uno mismo novelado
psiquíatricamente, pues, jamás te
manifestarás <<realmente>>, actuarás
en otro contexto y con otros
personajes que perturbaron
tu razonamiento.
Para nosotros, esa novela freudiana
no se mostrará igual que el yo-autor
de la teoría según la
cual la composición de pieza
literarias se asienta en una
polifonía de voces. Mientras que en
la
novela del paciente aparecerá una
voz adaptada al medio orgánico tan
imaginativa que no
podrá transcribirla a papel, es
decir, dos seres biológicos
aceptando deliberadamente el rol
marcado, quienes lucirán todo tipo
de arsenal de señales indicativas de
su función, nuestro
constituirse dinamórficamente se
fragua en la nitidez de la imagen y
voz interior clara que nos
permitirá, eso sí, como sugiere el
académico, modelar una persona
asentada en la acción
reflexiva.
En este punto, desde nuestra óptica,
la acción reflexiva proviene tanto
del ámbito visual como
lingüístico. Se configura de forma
instrumental en contacto con el
medio. Ahora bien, acotemos
los espacios donde prolifera el
desenvolvimiento del ser humano. En
esta senda, los expertos,
en la actualidad, se preocupan por
las consecuencias en la comunicación
verbal del uso del
teléfono móvil. El psicólogo José
Luis Zacagnini, en el seminario de
nuevas tecnologías,
nuevos lenguajes, señala que la
utilización del teléfono celular por
parte de la juventud se sitúa
dentro de la teoría del <<bienestar
psicológico>> y de una necesidad
comunicativa especial.
Asimismo, el filósofo José Antonio
Marina coincide en que la clave del
éxito es la puesta en
marcha de una hermandad virtual.
En principio, por principios,
rechazo tal nomenclatura, el motivo
lo presentaré a continuación
con la siguiente conclusión de los
estudiosos del fenómeno social
quienes se inquietan del
<<abuso>> de iconos, imágenes y
mensajes telegráficos de los
jóvenes, pues, dicen que
corren el peligro de empobrecimiento
de la expresión escrita que tampoco
comparto. En
cambio, afirmo que una determinada
capa de la sociedad desarrolla una
<<virtual red de
intercambios simbólicos>>(estudios
del Mead, interaccionismo simbólico)
como toda jerga ( El
jarama de Sánchez Ferlosio) se debe
conocer para participar. Del mismo
modo, independiente
de aplicar su uso y su simpleza
aparentemente formal, tenemos que
aceptar tal medio de
comunicación puesto que servirán de
pilares para nuevas incorporaciones.
Dicho con dos palabras, si existe un
actual empobrecimiento del lenguaje
como herramienta de
comunicación e instrumento creativo
sentencia Guillermo Cabrera Infante,
Premio Cervantes
en 1997, que aparecerán otras vías
de invención del lenguaje. Lo cual
demuestra que está
vivo, en permanente transformación.
En el Congreso Internacional de
Historia de los Conceptos
organizado por la Universidad del
País Vasco (UPV) en su quinta
edición, el profesor Melvin
Richter, de la Universidad de Nueva
York (CUNY), sentenció que no
podemos controlar lo que
hacen las personas con el lenguaje.
Se ha intentado más de una vez
limpiar la lengua y crear
conceptos unívocos, pero siempre se
ha fracasado. Por último, con esta
serie de
razonamientos nutrimos nuestras
sipnasis culturales para tener
presente que Pablo Picasso se
convirtió en icono de la sociedad al
manejar un lenguaje universal.
En este contexto, con la finalidad
de fomentar actitudes acordes con
nuestro tiempo,
escuchamos la voz de Mario Bunge,
entre otros títulos, Doctor Honoris
Causa por la
Universidad de Salamanca, cuando
aconsejó que quiera comer huevos,
que alimente a sus
gallinas y sigue advirtiendo que
nuestra cultura se caracteriza por
su dependencia de la
investigación básica, y si se
detuviera por falta de vocaciones,
fondos, censura ideológica o
decreto, nuestra civilización se
estancaría hasta convertirse en
barbarie. Concluye el filósofo
científico que somos producto de una
educación. En esta opción de
encontrar investigadores
sociales, nos fijamos en el
científico norteamericano John
Forbes Nash, premio Nobel, al
señalar que la racionalidad de
pensamiento impone límites a la
persona en su relación con el
cosmos. Este matemático cuya lógica
no le impidió atenuar sus estados de
esquizofrénicos si
desarrollar una teoría clave en las
Ciencias Económicas lo incorporamos
para definir el término
dinamórfico de la estrategia de
juego suma cero hasta alcanzar el
equilibrio de Nash.
También, atendemos a las
investigaciones de Juan Carlos
Rodríguez, I Premio de Ensayo
Literario Joseph Janés, quien
acomete una nueva interpretación del
Quijote. En su libro,
desentraña el principio del
inconsciente ideológico base para
constituirse dinamorficamente.
Este catedrático de la Universidad
de Granada nos cuenta que el yo es
un producto de la
coyuntura histórica en que se nace.
A raíz de su estudio, analiza la
sociedad donde constata que surge el
animismo, de la
descomposición del sistema feudal,
en contraposición al organicismo. A
partir de aquí, se
metamorfosea la individualidad del
sujeto, configurada por el órgano
social al que pertenece
desde su nacimiento, en un ser
individual, empieza a considerarse
un sujeto libre y dueño de
su propia vida. Sin embargo,
tampoco, halla la libertad, pues,
aparece con el nuevo
capitalismo.
El yo se fragua de tensiones
históricas. En estas batallas se
aplicaran estrategias con el fin de
que se constituya el yo de la
dinámica forma, fruto de la
coyuntura positiva en la que habita
desde el germen de su fecundación.
El arranque de la primera persona
del singular en un ser
facultativo de su elemental
responsabilidad se fundamenta en un
personaje innovador nutrido
de múltiples máscaras. Abordemos
esta tesis desde el viaje, al centro
de la <<radical
historicidad >>, del Quijote.
El hidalgo Quijano, hombre de carne
y hueso, sujeto libre desde su
origen, construye un
personaje "don Quijote", se enfunda
la máscara de "caballero andante" y
se hace acompañar
por su razón Sancho Panza (éste, tal
vez, sea parte del sentido común del
que nos habla
Hannah Arendt. Además, esta autora
afirma que sin él no se construye el
futuro) quien señala
<< dos linajes solos hay en el
mundo, como decía una agüela mía,
que son el tener y el no
tener >>.
En este ejemplo, nos adentrará en la
preposición de que la cervantina
prosa de la literalidad de
lo cotidiano nos constituye como
personas sociales acordes con las
pautas dirigidas a modificar
la estructura germinal de nuestro
devenir. A tal efecto, comentamos
que Miguel de Cervantes
Saavedra nos narra los componentes
de la acción diaria de su
protagonista. En el capítulo IX
de la primera parte, se advierte un
factor básico del constituirse como
ser humano. Es el
elemento del inconsciente
ideológico.
Sigamos el trazo de la exposición
precedente, en este instante, al
escritor se le acaba la tinta
creativa para reanudar su discurso
caballeresco, con este propósito,
recurre a la compra de un
manuscrito. Es un autor moderno,
negocia su propio texto en el
mercado.
Este acto social desemboca en el
cauce funcional de términos, a
priori, integrantes de nuestra
razón de ser. Brotan las ideas de
constituirse, del juego estratégico,
la máscara catártica, la
asociación del autor con su firma.
Referente a esta última, el
escribano de la Mancha es un creador
actual, conoce las reglas de
juego económico, las inserta en su
propia creación y participa en su
estrategia condicionado
por dos motivos. Uno, a saber, le
sirve para continuar los diálogos de
besugo entre la
imaginación desbordada y la
racionalidad hambrienta, el otro, es
consciente que su esfuerzo
creativo se encamina con el
propósito de vender la totalidad de
ejemplares editados. Esta
simbiosis textual, donde el comercio
anida en la materia narrativa enlaza
con nuestra
sugerencia de que el artista señala
con su rubrica el sentido de sus
composiciones. Y
Cervantes se mostró lucido en cuanto
a la finalidad de la creación tanto
como guía de acción
como medio de prosperidad.
Finalmente, este libro pretende ser
una herramienta didáctico-conceptual
de las
consignaciones genéricas para
acercarse a un compromiso con la
evolución progresiva
del ser actuante en un medio
dinámico y fructífero en señales
imprescindibles para
identificarse con nuestra propuesta.
En primer lugar, y como límite de la
exposición
general, en esta caja de
instrumentos tenemos que definirnos
nuestra concepción de
personas, para ello, nos remitimos a
una visión gestáltica donde
concebimos cada
carácter como una equivocación el
cual se debe corregir a través de la
catarsis creativa
dinamórfica con el fin de
constituirse en ser humano.
Picasso dinamórfico.
Por el mundo se habla de Málaga como
del Portal de Belén de la pintura.
Nace Pablo Picasso.
En su primer viaje a París convive
en el estudio que Isidoro Nonell
posee un Motmatre. Vuelve
a Madrid. Se trata con la Generación
del 98. Deambula por la capital,
absorbe la plasticidad de
lo visible. Se aloja en las tabernas
con Azorín, Baroja, Palomero...
Desahoga su genial
creatividad en su revista, Arte
joven. En 1901 vuelve a Barcelona y
se va a París donde
inaugura en primavera su primera
exposición con Francisco Iturrino,
captador del paisaje
urbano parisiense. Influyen entonces
en el malagueño, Toulouse-Lautrecc y
Gauguin. En
Navidad vuelve a España. Está en
plena época Azul (guache, pastel,
acuarelas). Al final de
1902 vuelve a París. Vende todo lo
que posee por 200 francos para
alimentar su Nochebuena.
En los primeros días de 1903 regresa
a España donde permanece todo el
año. En este
momento, que es maestro en el fijar
la realidad de lo inconcebible,
creador de El ciego, la obra
cumbre de esta época. París le atrae
en 1904. La Época Azul entra en la
hora circense.
Comienzan los señores Steim a
coleccionar "Picassos", se aproxima
el mecenas Beber de
Lugano, aparecen en escena Vollard,
Tschoukine y Morozoff.
En su estudio clava Grecos. Viaja a
Holanda en 1905 y camina hacia la
Época Rosa. Pasamos
al año 1907 donde quiere oponer el
arte negro al arte griego. La
palabra cubismo va a sonar.
En el fondo, la aspiración del
cubismo es disciplinaria, procurando
que hubiera en pintura algo
más que rebeldía, algo construido
sobre la rebeldía. Huyen de la
naturaleza. Lanzan la idea de
que el arte debe ser <<crear>>, no
<<imitar>>. La vista deforma la
visión. Así parados en el
nacimiento de dos raíles, los vemos
converger en el horizonte cuando no
llegan a dejar de ser
paralelos. Sostienen que la verdad
del espíritu ha sido siempre opuesta
a la de los sentidos.
Decían que el objeto, más que
mirado, es transustanciado.
Confesaban que <<no queremos
sino hacer cosas que no imiten nada,
sino que creen nuevos tapices
geométricos y
constructivos>>.
En este punto de morfogénesis del
cubismo, Ramón Gómez de la Serna, lo
recrea con el
diálogo de las ostras. Tal vez, en
este ejemplo del escritor del libro
Ismos podamos sacar la
consecuencia de que a parte de tener
gusto (estética = belleza) sobre un
tema, en este caso
sobre el cubismo, se debe procurar
entender (por lo menos comprender
que existe).
Entra en la geométrica textual
Ingres, el pintor de la Odalisca,
que la tendencia cubista lo eligió
por su <<deformación expresiva... es
el más grande de los deformadores
realistas>>explica
Lhote.
Aparece mi amigo Delacroix, el
revolucionario de las barricadas,
siente el fervor rebelde más
que el fervor pictórico. Con su
pintura divisionista es precursor
del impresionismo. <<Yo sé mi
cuadro de memoria antes de
pintarlo>> solía decir con frase
romántica. También llegó a decir
que la naturaleza es sólo un
diccionario donde ir a buscar las
palabras.
Luego, Coubert, y más tarde Monet,
con su Almuerzo en el campo, influye
el impresionismo
con Berta Morisot, Renoir, Pisarro,
Sisley, y Cézanne.
El 15 de abril de 1874 en el número
35 de boulevard des Capucines de
París, todos ellos,
participan en la primera exposición
impresionista inaugurada en los
salones del célebre
fotógrafo Nadar –el que retrato a
Baudelaire- que iba a pasar a la
historia de la pintura europea,
y en esa muestra, y por el cuadro de
Claude Monet titulado "Impresión:
sol saliente", surge su
título de Impresionistas. Según
Duret estos han sido los primeros
que han mirado la naturaleza
de frente, sin interponer entre
ellos y sus modelos los dogmas, los
principios escolásticos. Los
pintores impresionistas pintan la
luz. Pintar lo que se ve tal como se
ves es un enunciado
escueto como principio fundamental
de la estética de este grupo.
Gauguin, al margen de ellos,
presiente, se va a Tahití. Vicent
Van Gogh se lanza a la
descomposición del color, llena la
cabeza de girasoles. Esta volcánica
personalidad inicia el
expresionismo, la distorsión
deliberada del natural como método
de elaboración del mensaje
visivo. Es una actitud que tiene
raigambre histórica en el
romanticismo y en el gótico, en el
Greco y en el Goya de las pinturas
negras... El joven Picasso es el más
alto exponente español
del expresionismo en España.
En la espontaneidad de Renoir habrá
momentos en que se distancie de su
misión, osciló entre
una actuación dibujística y un
deslumbrante derrame sensual de
color; por el contrario, Paúl
Cézanne sabe cual es su dura
obligación: el Maestro. Con su
trabajo pictórico crea arlequines
que serán los que guiaran los
primeros arlequines picasianos. Él
quiso construir oponiéndose al
realismo copista y meramente visual
de su tiempo. Cézanne es el
verdadero padre del
movimiento cubista. Se propuso
rehacer a Poussin del natural. La
voluntad de enlazar con la
gran tradición del clasicismo
francés, hecha de claridad y razón,
de <<cartesianismo>> no
podía, ser, más explícita. Para
ello, procede a un análisis de las
variaciones tonales, organiza
el cuadro con coherencia interna, le
dota de una estructura sólida y
durable.
Este recorrido histórico-artístico
sobre la trayectoria cubista
picassiana fomentará los
planteamientos plásticos de la
corriente dinamórfica. Estos
creadores de color y geometría
impulsaran las nuevas obras
dinamorfizadas con la convicción de
que el arte ha sido, es y será
siempre necesario.
En este punto crítico, afirmamos que
Picasso se constituye en
dinamórfico. Este aprendiz de
brujo capta la poética de una época
representada en el arte simbolista.
Con esta aproximación
a una etapa concreta del pintor de
la vie incidiré en una obra de ese
periodo. Contaré el
germen de su creación con la que lo
inscribiremos en nuestro territorio
alado. La incursión de la
narración provocará una pequeña
digresión temporal y espacial para
delimitar las coordenadas
de su elección personal y la toma de
decisiones artísticas antes de
construir la pieza referida.
En 1897 en Barcelona, Pedro Romeu
fundó la taberna Els Quatre Gats y
Picasso no tardo en
convertirse en uno de sus
habituales, donde empieza a adquirir
una base para desafiar la
conciencia burguesa. En 1904 se
instala en Paris, visitó la
retrospectiva de Seurat, una
muestra de postales de Redon y la
exposición conmemorativa de Gauguin
que le influyen como
artista.
Ahora, como todo artista, debe
escoger, a Picasso se le presentan
las varias manifestaciones
visuales, entre la encabezada por su
admirado Burne-Jones y Aubrey
Beardsley y, la otra,
quienes ejercieron su influencia con
sus retratos del realismo urbano
francés con nombres
como Steinlen y Toulouse-Lautrec.
Esta ascendencia simbolista se
reflejara en su primera
época parisina. La obra fundamental
a la que aludimos es la Cortesana
con collar de piedras
preciosas, la raíz de su composición
la hallamos en una de las
demi-mondaines de Lautrec,
con su estudio provoca un nueva
hermenéutica de la femme fatale
contemporánea. La ruptura
intencional en la trayectoria
expositiva de los hechos confirma
nuestra tesis << Picasso
dinamórfico>>.
La utopía del sueño
El arte es el gran testigo del
mundo. Aquél es la amenaza de su
tiempo. Esta introducción se
verifica en el siglo XX con el
Cubismo. Este marco es una audaz
idea de lo moderno: el arte
debe <<crear>> no <<imitar>>. Su
precursor adquiere carácter
omnipresente. Fue Pablo
Picasso. Según Francois Truffoutt,
con sus cuadros simboliza la
conciencia cultural de los
intelectuales europeos de la Segunda
Guerra Mundial. Esta corriente
estética, como
comentamos ya, se fijo en Ingres,
puro clasicismo, quien predijo << el
dibujo es la honestidad
del Arte>>. En esta ocasión, esta
proclama nos asegura la creación de
esta geografía de
trabajos sobre el pintor del
Guernica.
De tal modo, empecemos por el
principio. Repasemos la idea del
argentino Mario Bunge de
reclamar nuevas cosmovisiones para
modelar el mundo. Desde el
dinamorfismo damos la
oportunidad al hombre para que pueda
hacer arte con el tiempo y no sólo
en el tiempo. A partir
de aquí, esbozaré la idea de que una
misma figura (en este caso, Pablo
Picasso) que otros
artistas con su tiempo, es decir,
con métodos y técnicas acordes a su
época, han modificado
para resaltar la emotividad
expresiva de la plasticidad visible
de quien se convierte en el
epicentro de nuestro manifiesto.
La secuencia de autores que
mencionare les llevo a la
descomposición geométrica de las
formas desde donde elaboraron, entre
otros temas, multitud de retratos,
así como, el mismo
pintor malagueño hizo sus
autorretratos. Desde nuestra
perspectiva, sugerimos averiguar la
esencia de la forma para alumbrar la
figura.
Ahora, retomemos a Ingres quien
afirma <<es necesario caracterizar a
la caricatura>>. De esta
manera, conquistan el campo vacío
del porvenir los dibujantes que
enumero por orden
cronológico de sus obras. Ismael
Smith, quien tenía un raro talento
de pintor retratista entre
1910 y 1914, conoció al genio
español. Le hizo un extraño retrato
a tinta fumando en pipa y
reseñó en el apunte <<Pablo Picasso,
1912>>. Asimismo, podemos contemplar
en el libro de
Ismos de Ramón Gómez de la Serna
otro retrato de Picasso realizado
por Cuoteau en Roma
en 1917 también con pipa como en el
anterior. En la misma documentación
ramoniana
encontramos autorretratos de Pablo
Picasso en su juventud o los veinte
años de Picasso por
Casas. Todos estos apuntes crean la
atmósfera anunciativa de la
morfogénesis del cubismo en
la obra de Manolo Valdés quien
aplica en su trabajo el modelo de
autorretrato, París primavera
1907, para el diseño de la portada
de la revista Descubrir el Arte,
Abril 2003 en el especial
Picasso. A los treinta años de su
muerte el pintor sigue vivo.
En el séptimo año del siglo veinte
vive con <<la belle Fernande>>,
trabaja impetuosamente en
su estudio de Bateau Lavoir, situado
en un edificio colgado de las faldas
de la Butte de
Montmartre, mantenía la llama de
<<la Bande à Picasso>>, <<...
apollinaire, Max Jacob,
Salmon...¡Menuda aristocracia!>>
este recuerdo del pintor malagueño
lo escribe, cincuenta
años más tarde, la escritora Hélène
Parmelin. También, asisten, a su
caótico espacio de
creación, sus amigos españoles,
entre ellos, eran los miembros
pertenecientes al grupo catalán
de Els Quatre Gats, Ramón Pichot
regente con su esposa Germaine
-causa inconsciente del
suicidio de su amigo Carles
Casagemas- del restaurante <<La
Maison Rose>>, los escultores
Gargallo, Casanovas y Manolo.
Además, participaban en la Tertulia
de Picasso el escritor
italiano Ardengo Soffici como los
escritores vanguardistas alemanes
conocidos como los
dôminiers –se refiere al Café du
Dôme- a la cabeza Wilhelm Uhde,
Richard Gotetz ... Por el
contrario, sus marchantes Abroise
Vollard o Daniel-Henry Kahnweiler no
se incluían dentro de
la velada, no obstante, el pintor
expone los sábados en los salones de
Gertrudes Stein y acude
a su mecenas Leo quienes si
intervenían en su círculo de cruces
creativas. En este ritmo de
encuentros, los incondicionales de
Henry Matisse tanto André Derain
como George Branque
conectan con la mirada seductora del
andaluz. Esta inversión de tendencia
erupciona un
cambio de perspectiva en el taller,
del inventor de la descomposición
geométrica, en su puerta
escribió en tiza <<Rendez-vous des
poètes>>, como consecuencia del
predominio de poetas,
por <<Rendez-vous des peintres>>, a
una dimensión pictórica. Se fusiona
la unión espiritual
Picasso-Branque. Éste transmitió a
aquél el interés por la matière.
Asimismo, le guío en el
manejo del color como un elemento
estructural en vez de un manantial
de luminosidad. Señaló
Uhde del primero <<sombre, excessif,
révolutionnaire>> y del segundo
<<clair, mesuré,
bourgeois>>.
Esta excursión por la cartografía
del genio sirve para confirmar que
se debe hacer arte con el
tiempo. Para ello, seré incisivo en
la sucesión de metamorfosis de la
realidad con la obra
Autorretrato, coetánea del mismo
autor de las Señoritas de Aviñon con
la que irrumpe en la
escena artística mundial. Estamos en
puro acto dinamórfico, donde el
malagueño Picasso se
inspiró en la escultura ibérica y
africana para remarcar su fisonomía;
a continuación, el
valenciano Valdés limpia la escala
cromática para realzar claridad de
las formas geométricas.
Finalmente, los elementos gráficos
de este estudio de las claves
dinamórficas atenúa la
luminosidad para incidir en la
expresividad geométrica de las
formas. Estas cuatro fases
visibles nos señalan con la firma de
cada autor donde acentuamos la
realidad espacial con su
tiempo.
Por otra parte, si ahondamos en este
encuentro con nuestro tiempo nos
permite la posibilidad
de contemplar otra forma de concebir
el sueño. Puesto que toda obra emana
de los sueños
más profundos desde la óptica
dinamórfica propugnamos que esos
arañazos de realidad se
construyan en la dimensión de un
perpetuo sueño estético dinamizador
con su tiempo.
La firma, el sentido femenino del
destino
Picasso con su firma en sus cuadros,
desde el ámbito del proyecto
estructural del
dinamórfismo, establece la dirección
de su sentido al ser flechas que
señalan al "autor" con su
tiempo.
Francisco Goya, refleja este
enunciado, pues, pervive a lo largo
del tiempo por ser uno de los
primeros artistas que puso en tela
de juicio su mundo y cuanto le
rodeaba empleando el arte
para manifestar su compromiso
-político, ético e intelectual- con
su tiempo. Mención su
Autorretrato de 1771-1773, en este
discurrir dinamórfico, por su mirada
que nos interpela a
cada uno de nosotros a que nos
comprometamos con nuestro tiempo
para que se imponga la
razón y brillen las <<luces>> de la
humanidad.
A través de este planteamiento
concreto de un artista y su rubrica
apelamos a una gramática
estética de la humanidad. En
particular, proponemos un léxico
regido por conceptos visuales
en relación con las voces generativa
de la dicotomía
consciencia/inconsciencia.
Nos apresuramos a comentar, en este
punto, que vivimos en una sociedad
electrónica donde
nos dirige con formulaciones
binarias. El concepto arranca de la
postura del procesamiento de
información que parte de la base de
la teoría de la construcción del
equipo duro del ordenador
el cual se divide en un
funcionamiento de patrones binarios
(0,1), es decir, ideas acordes con
nuestro entorno blanco/negro.
Esta gramática estética dinamórfica
se engloba dentro de la raíz
Kantiana de finalidad sin fin.
Sus reglas compositivas se enumeran
bajo la premisa: Vanesa Beecroft,
1969 << me interesa
la diferencia entre lo que había
previsto y de lo que realmente
sucede>>. En este contexto,
fenomenológico se inserta el
fundamento de nuestras razones para
actuar. Por tanto, el irruptor
dinamórfico acentúa sus acciones
dentro del campo isomórfico. Este
comportamiento se
detecta en el ejercicio de las
instalaciones de Spencer Tunik, 1967
<< creo formas abstractas a
partir del material básico del
cuerpo humano>>.
En este ejemplo, comprobamos la
correspondencia biunívoca entre los
distintos elementos
(artista/obra, creador/participante,
físico/mental...) Aseveramos que los
simbiontes constituyen
los esbozos paratácticos de la
formación de la persona
(poética/legal). Esta distinción
dual la
extraemos del libro "Sobre el
fundamento" de Ignacio Gómez de
Liaño. Y en los mismos textos
encontramos otro término armónico
con nuestra definición general de la
naturaleza del ser
dinamorfista.
Nuestra personalidad debe descubrir
acomodo en toda multiplicidad de
vivencias, para ello, ha
de darse un proceso de habilitación
con carácter formativo en el que la
materia debe ser
plástica, modelable y configurable.
Aquí hallamos las coordenadas para
el enriquecimiento de
nuestro discurso lingüístico en el
que comprende el instrumento
conceptual biotécnico como,
este caso lo circunscribimos a un
paradigma, el photoshop (estos
programas con los que
manipulamos las imágenes son tanto
una herramienta como un medio de
expresión cuyo
lenguaje nos encauza a dialogar con
la grafía de los iconos).
El programa es el órgano constructor
de nuestros mensajes. Pongamos un
ejemplo del artista
norteamericano Christopher Wool.
Éste adoptó el estilo << All overs>>
de la pintura de los años
50/60. Operó con distintas técnicas
desde dripping de Jackson Pollock
también hizo un
recuerdo a Andy Warhol y, por
último, con letras de molde,
adaptados al formato de cuadro,
que paradójicamente –por muy
estereotipado y anónimos-se
convirtieron en la firma de Wool.
Esta marca del autor nos indica la
ruta multidisciplinar con su tiempo
en el juego visual de
fomentar estrategias en las que el
sustantivo delimite sus decisiones
en función de suma cero.
Esta abstracción se ejemplifica en
sí, pues, su misma estructura
discursiva aplica una
proposición dinamórfica de abrir
nuevos vínculos para acceder a la
raíz de los conocimientos
quienes sustentan la acción utópica
de la signatura del innovador. Wool
lo identificamos con un
planteamiento conciso, sus letras de
molde, se convierte en modelo en que
otros creadores
deben poner el acento con la
finalidad de explorar su destino.
Este supuesto lo ejemplifico
gráficamente con la figura femenina,
un aspecto que marco el
destino de las obras de Pablo
Picasso con su firma. Su madre
insinuó que llegaría a Mariscal si
se lo propusiese, una hermana suya
le hizo sucumbir en periodo del
letargo constitutivo en su
formación, a su primera mujer le
recordó que era español y eso
significa una tendencia a la
tristeza, a su mujer fotógrafa... le
inspiró... y a sus otras mujeres...
En contraposición a nuestro
planteamiento teórico detectamos que
en 1916 en Zurich de la
mano del poeta Tristan Tzara y del
escultor Hanss Arp nace el
movimiento Dadá en el Cabaret
Voltaire. Dos años, más tarde, se
une Marcel Duchamps, Francis Picabia
y el fotógrafo Man
Ray. La intencionalidad del grupo
era destructora, perseguían una
provocación continua en
sociedad. Un arte provocación. Un
arte anti-arte. Una contradicción
artística es Dadá. A esta
conclusión, se llega por la vía de
Picabia que le mueve un espíritu de
destrucción o por el
trayecto de Duchamp que le
preocupaba el compromiso entre el
artista y la obra. Éste crítica
toda concepción artística basada en
la tradición temática del arte
occidental y la igualdad
establecida entre obra y artista;
hasta el punto de que la obra es
valorada por la firma del autor.
El sentido femenino de la firma
lleva, tal vez, en un arrebato de
múltiple inconsciencia
existencial a encuentrar el nexo que
trenza su carrera, por ejemplo, en
nuestro autor Pablo a
suprimir el apellido paterno Ruiz y
a reconocerse con el materno Picasso
que, finalmente,
señala la dirección de sus obras.
Máscara catártica
Desde las profundidades analíticas
del dinamórfismo, si consideramos la
catarsis un
concepto galvanizador de la función
motivadora de la creación artística
que pretende
ejercer la liberizacción
fisiológica, emocional y psíquica
del ser humano a través de su
actor principal ("creador"). Para
que se produzca la acción catártica,
desde nuestra
concepción, necesitamos un
personaje; éste entendido como
máscara en el teatro del
Universo que representa a una
persona quien no puede sustraerse de
su última
responsabilidad. Aquélla incorpora
la obra de arte (el mundo, un
ejemplo ad hoc será el
planteamiento wahoroliano con sus
cajas brillo) para encontrar el
juicio estético
kantiano (o bien, configurar nuestra
cosmología como la expresa el
filósofo Orígenes
Xto. equivalente a logos) inmerso en
la variación morfológica de la
naturaleza (para
ello, observamos que Inmanuel kant
acepta al jardinero de Versalles
quien cuidaba las
multiformes contrapuestas de los
Jardines florales que mandó
construir Luis, Rey Sol).
Del mismo modo, Goethe dirige la
atención a una gama de fenómenos
naturales, pues,
mantiene su intuitiva creencia en la
Unidad de la Naturaleza. Publicó un
trabajo, entre
otros, sobre la metamorfosis de las
plantas
En la actualidad, podemos contemplar
distintas transformaciones de las
diferentes
dinofamilias con la técnica
Infográfica. De cualquier manera, si
nos fijamos, por
ejemplo, en la huella táctil de un
dinosaurio; ésta nos envía (latente
y/o
manifiestamente) multitud de señales
cuya función simbólica los humanos
debemos
descubrir (Gary Hill, 1951 <<De todo
lo que es visible existe una copia,
que está
oculta>>. El hilo conductor de este
análisis es entretejer unas
ramificaciones técnicas,
(conceptos prácticos, la moneda
"este argumento se basa en la
formulación mostrada
por el filósofo asturiano de talante
renovador Gustavo Bueno Martínez en
su opúsculo
¿Qué es la ciencia?") , es decir, la
huella simbólica nos permitirá
indagar en la idea de
que el ser humano vive en un estado
de reprensión a consecuencia de que
no halla el
camino para descifrar las distintas
manifestaciones triásicas.
En este curso proposicional,
desembocamos en la teoría
dinamórfica de la catarsis creativa.
Sigmud Freud en su anhelo de prestar
oído a los procesos eternos de la
naturaleza nos
permite averiguar la teoría de la
intencionalidad de la conciencia de
su maestro Franz Brenato.
Ecos de su propuesta de acto
psíquico como acto intencional lo
encontramos en su
fenomenología y su teoría de los
valores. Veamos, una mirada
histórica con el fin de mostrar la
senda teórica de esta iniciativa
dinamórfica, el psicólogo F. Brenato
se diferencia de su colega
W. Wunt en una psicología científica
que no insiste en el experimento
sino en la experiencia
interna.
Esta ciencia de los fenómenos
físicos se reconoce como actos no
como objetos. Pero, dispone
del método de la percepción interna
o representación de los fenómenos
psíquicos con una
atención expresa al mismo.
De aquí parte, la propuesta
dinamórfica catártica de aceptar la
intuición interna como
fuente de conocimiento psicológico,
así, Luc Tuymans, 1958 nos da una
clave para
dirigir nuestra atención
introspectiva <<si han de causar
efecto, las pinturas han de
tener esa tremenda intensidad del
silencio... el silencio que precede
a la tormenta>>.
Por lo tanto, pone énfasis en el
proceso con lo que nuestra
sugerencia se pone a la
cabeza de la psicología del acto. En
esta espiral dialéctica nos conduce
a la integración
de la persona dentro de la dinámica
socio monetaria
Actual para asegurarle un medio de
expresión (Zoe Leonard, 1961
<<Habría que
contribuir a crear un mundo en el
que se pueda estar sencillamente
sentado pensando
en las nubes>>).
Finalmente, revindicar la vanguardia
autóctona de los años 20/30 y entre
sus integrantes nos
encontramos con la figura de Daniel
Vázquez Díaz quien no se caracteriza
por una total ruptura
con el pasado pero si mantuvo la
actitud de apertura a la novedad
estética.
En el retrato, quizás, fue donde
resultó influyente. Reafirmo su
clara sintonía estética con la
figuración y su sensibilidad con el
presente que posibilitó sugerentes
retratos individuales como
el seleccionado para este capítulo
Picasso joven, 1913 extraído de su
libro Mis
contemporáneos. Su elección se
produjo como elemento disonante al
cubismo pero como
aglutinador de su pasión por la vida
desde el ángulo del hombre
diferenciado e individualizado,
la obra vazquenia como néc
El toro alado
El Bellaco ibérico es símbolo
español por excelencia. Pablo
Picasso se convirtió en un mito
universal. Si conjugamos ambos
términos evocaremos las raíces de
nuestra existencia. Este
pensamiento fluye bajo la opción
genuina de que la vida transcurre
entre relaciones. Y éstas se
elaboran con algodones de realidad e
imaginación. De tal modo,
observamos, en las
circunstancias que vamos a narrar,
que a través de un dibujo
dinamorfizado provocaremos el
recuerdo formidable de dos hombres
embriagados por su honestidad.
El toro con alas, obra capital en el
discurrir de nuestra concepción
textual de que el
pensamiento funciona con imágenes,
nos remite a un arcano nacimiento el
cual proyecta una
sugerente amistad entre dos
colosales talentos. Este fructífero
entendimiento constituye un
pilar esencial en la comprensión del
ser humano como ente comunicativo.
Por tanto, en la
sempiterna versatilidad de iconos
nos obligan a elegir. De esta forma,
escogeremos a Taurus
por sus cualidades, al artista pues
trabajo su figura, al pintor y
torero por su mezcla de arte y
vida. Pues bien, anunció una
paradoja. Es la siguiente, una
imagen entabla la unión entre dos
personas. Sin embargo, es una
contradicción en el actual tiempo
que corren donde se pretende
suprimir de un zarpazo los
pensamientos con imágenes e inundar
nuestro intelecto con lírica
abstracta.
En fin, el creador malagueño
inmortalizó al toro en su exposición
Homenaje al Torero. Se
celebró en Cádiz, con magnifica
aceptación y esmerado catálogo en el
que se presenta, entre
otros apartados, una serie de
dibujos y collages. En esta sección,
nos encontramos un toro con
alas con la leyenda"los toros con
alas son ángeles que llevan
cuernos". Desde la visión
dinamórfica nos acercamos a esta
representación picassiana para
realzar una característica de
nuestra aventura dialéctica. Se
refiere a escoger imágenes limpias,
claras y diáfanas con las
cuales asimilaremos y nos
acomodaremos a la realidad
circundante. Asimismo, este cuadro
analizado con sus trazos advierte
que su cabeza es tan real como
aquella otra que nos
encontramos en el momento de la
estocada. Poco a poco aparecen todos
los ingredientes que
sugieren nuestro discurso
comunicativo.
Ahora, miremos a ese toro alado que
lego el pintor Pablo Picasso al
torero Luis Miguel
Dominguín, aquél ejerció la
necesaria impronta para el
nacimiento de una profunda amistad.
Ésta se convirtió en una relación
intelectual y dionisiaca donde la
figura del animal simboliza la
fuerza, el vigor, la obstinación y
la fertilidad. Así pues, estos
caracteres quedan reflejados por
ósmosis en la poética comunicativa
de dos mundos interiores compartidos
por aquella imagen.
Concluyo que esta sustancia alada
arranca trozos de eternidad.
El dibujo como origen
Esta composición ingrista Picasso y
dos excepciones (<<con los dibujos
se llega hasta la raíz
misma>> Henri Michaux) tiende hacia
una visión picassiana más que a una
matissiana en la
creación de los bocetos lineales,
quienes, por otra parte, se han
convertido en el epicentro de
estudio dinamórfico para captar
fragmentos estructurales de la
substantividad de los hechos
sociales (primer postulado de la
sociología del francés Emilio
Durkeim).
Esquemáticamente, en un punto y
seguido, en relación con este factor
social, argumento,
desde postulados dinamórficos, que
somos producto de la sociedad. Posee
una conciencia no
individual sino, por oposición,
colectiva. Ésta nos modela hasta
conseguir que el Estado sea un
subproducto de la escuela. Atisbamos
a inferir que debemos recorrer la
secuencia demoledora
de transformación desde la raíz
tendente a integrar al ciudadano en
un ejercicio socrático.
Para ello, conozcamos, en este
episodio, como se origina la
composición artística, <<En
materia de dibujo no hay nada mejor
que el primer bosquejo>> nos habla
el inventor de la
lámpara que guía a los mineros en
Asturias en 1963. Mientras que el
colorista francés de los
danzantes ejecuta un dibujo, luego
lo copia... por decir una cifra,
hasta el décimo intento, cree
que el último, el más esquemático,
es el mejor, el más puro, el
definitivo; sin embargo, el ojo
artístico del autor del periodo rosa
afirma que casi siempre es el
primero.
El malagueño de los cubos, esferas y
conos le nombran miembro de la Real
Academia Sueca.
Nos lo cuenta su amigo <<el
terrorista>>, el fotógrafo de polvo
de magnesio, quien lo retrata
para un artículo en la revista
<<Life>> en octubre de 1939, nos
acerca a su figura con unas
conversaciones. En ellas aparecen
las claves de la metodología de la
creación, explora las
concepciones del arte, nos transmite
ese diálogo perpetuo por
sobrevivir... en el sumario
responde con la firmeza de su
soltura d trazo. A la cuestión de
cómo le nacen las ideas de sus
dibujos. Rápidamente, este académico
nos sumerge en un mar de tinta que
le permite disolver
sus dudas vitales en simplicidad
formal <<lo que surge, independiente
de mi voluntad, me
interesa más que mis ideas>>
prosigue <<las ideas son simple
puntos de partida>>.
Picasso y L’atelier
Transeúntes: esta tierra es libre.
Esta frase esta escrita en el cartel
que erige J. W. Goethe en
su acuarela <<Paisaje de Luxemburgo
con el árbol de la libertad>> en
1792. En ella, evoca los
ideales del romanticismo con una
ambientación paisajística. Su
concepción panteísta de la
totalidad se representa en la
inmensidad de la naturaleza
inabarcable. Inicio con este paisaje
goethiano como instrumento para una
radical lectura semántica de esta
etapa utópica
identificada con una forma de
sentir.
El propósito de Picasso y L’atelier
será percibir, empaparse de las
vibraciones de los lugares
físicos en los que se albergan los
símbolos de nuestra conciencia. Eso
sí, por señalar
directamente uno, pronunciaré el
Guernica.
Esta es la historia de un pintor y
sus estudios. Su obrador pulula en
irradiante espontaneidad
selectiva como el fermento de sus
composiciones espera un hueco en el
que expresarse, su
paleta creativa deambula por las
calles de Francia en demanda de
luminosidad y espaciosidad
donde pueda fabricar la esencia de
su biografía pictórica.
En cada uno de los espacios
atesorados por su increíble
imaginación discursiva se alza un
sello inconfundible de eclosión
narrativa en la Historia del Arte.
Crucemos las rues de París,
iluminadas con la luz del Sena,
detengámonos en sus edificios,
miremos los buzones,
localicemos los estudios del artista
que dibujo el lamento con lenguas
acerada como
espadadas.
Empezamos su andadura personal en la
ciudad de la torre Eiffel. En
Montmartre, se instala en
la Rue Ravignan 13 el año 1904. El
edificio se encuentra en mal estado.
Max Jacob lo llama el
<<Bauteau-Lavoir>>. El pintor de la
evocación de la vida permanece
durante cinco años en él.
Se funda el Grupo Bauteau-Lavoir,
integrado por Picasso, Branque,
Gris, quienes invaden la
modernidad con el cubismo, viaja al
estudio el marchante alemán
Daniel-Henry khanweiler en
1907 donde contempla el cuadro Las
Señoritas de Aviñón obra cumbre del
movimiento. A
finales del verano 1908 se traslada
con Fernande Oliver a La
Rue-des-Bois, al norte. Invierno
de 1910 se ubica en el Boulevard de
Clichy. En junio de 1912, alquila en
las cercanías de
Aviñón la villa<< Les Clochettes>>,
en Sorgues. El 10 de octubre de 1912
exponen en la
parisiense galería La Boétie el
grupo de Puteaux, practican con
distinta inclinación la
deconstrucción de la forma, son los
hermanos Duchamp –Marcel Duchamp,
Duchamp-Villón y
Jacques Villón-quienes muestran sus
obras provocando reacciones
escandalosa:
revolucionarios, ocultos,
inquietantes. Asimismo, en el
declinar del cubismo analítico se
inicia la
elaboración de un inédito
procedimiento pictórico. Branque
realiza el primero, se conoce como
<<papier collé>>. Picasso presenta
<<Botella encima de una mesa>> en
París, después del 8
de diciembre de 1912. Mudanza de
Montmartre a Montparnasse.
Entramos en la etapa de cubismo
sintético de 1912 al 1915. A
principios de 1913, encuentra un
nuevo taller en Boulevard Raspail de
nº 242: la guitarra. En agosto,
emigra a la Rue Schoelcher
cinco, pinta <<Mujer en camisa
sentada en un sillón>>.El ruso
Vladimir Tatlin estudia las
constricciones picasianas in situ,
concluye: es un <<arte de
ingeniería>>. En este período,
visita el taller del incipiente
experto de arte africano Franck
Haviland.
En esta travesía llegamos al año
1916, se abre la atmósfera dadaísta
en el <<Cabaret
Voltaire>> con sus patronos el
escritor Hugo Ball, Hans Arp y
Tristan Tzara. Ahora, inunda el
espacio creativo de Montrouge, un
suburbio al sur de la metrópoli
parisina, en la Rue Víctor
Hugo número 22, entre otros cuadros
con un estilo puntillista <<Mujer en
traje típico español>>.
Citemos su estudio ambulante en
Boisgeloup, mencionó también su
réplica plástica de su serie
del Atelier 1927-1930. Migra del
este, (Montmartre y Montparnasse), a
Far West, al comercio
de lujo.
Olvidemos fecha, volvamos al paso,
subamos a su casa en el número 23 de
la calle Boétie,
sigue recibiendo a sus amigos
-recuerden ¡Menuda aristocracia!-,
vemos una polifonía de
rincones acompasados de múltiples
actividades del pintor, entre ellas,
la creación de la pieza
para la portada del primer número de
la revista Minotaure presentada el
25 de mayo o el 1 de
junio de 1933.
Ahora cojamos aire, recordemos cinco
aspectos de esta situación, lanzo el
primero, a saber, el
significado de minotauro no tenía el
mismo sentido para la figura
picasiana como para los
integrantes del surrealismo, el
segundo dardo, se refiere a que esta
publicación representa el
fin de la ruptura radical con el
mundo y el principio de la gran
erupción del arte y la poesía en el
mundo. Fácil, el tercero. No se
pierdan, en el número 25 vivía el
editor suizo Albert Skira,
vecino del artista, donde se
localizaba el despacho de la
publicación más bella de arte in the
world. El penúltimo apunte se
refiere a que Andrés Bretón firma un
artículo sobre el autor de la
portada en el que contiene un
monstruo cuerpo humano y cabeza de
toro. Por último, la misión
del fotógrafo de origen rumano
Brassaï fue captar con su cámara la
obra escultórica del
creador de Tête de mort con la
finalidad de cubrir treinta páginas
del comunicativo panfleto
surrealista en el que se le
incluían, además, reproducciones de
los dibujos de la crucifixión
inspirados en Grünewald, de 1932.
Época crucial. En 1937, alquila en
Rue des Grands-Augustins en el
número siete los dos pisos
superiores como taller y habitación.
Alberga su l´atelier en <<el desván
de Barrault>> que lo
conserva hasta 1967. Aquí, situó
Balzac la acción de <<la obra de
arte desconocida>>. El
escritor francés redacta en ella
<<un alegato a favor del vacío>>. El
pintor español, una vez
establecido, esboza << su obra de
arte conocida>>, estamos aludiendo
al Guernica, perdura
como símbolo de la cruzada moderna
de extermino de masa.
Se inaugura el doce de junio de 1937
el pabellón español de la Exposición
Mundial donde se
coloca el histórico cuadro del
terror de la guerra, adquiere
entidad con recursos puramente
alegóricos, esta alargada
composición horizontal nos habla con
los ojos solares de sus siete
figuras. En ellas se advierten una
combinada dialéctica entorno a luz
mágica, guía de la
humanidad.
Técnica makula
En un pueblo de la Indonesia, la
tribu makula realiza dibujos en la
arena bajo la regla de que no
se podía levantar el palo hasta
finalizar la composición con el
propósito de acceder a que te
escuchase el Gran Espíritu.
Aquí, se aplica esta idea en el
trabajo de GAO de forma sui generis
puesto que partimos del
retrato de García Oliveros fechu por
Helios Pandiella sobre una
fotografía hacía 1989 que he
dinamorfizado con la técnica
indígena, sin embargo, la ejecución
no es pura, por poner un
ejemplo, respecto al dibujo requerí
salir de la línea continua con el
fin de poner ojos y nariz al
personaje. Tanto el dibujo como en
la infografía se desarrolla la
propuesta de buscar la unidad
de trazos para acentuar su figura.
Ésta evolucionará a Mito. Será un
pensamiento que se
reconocerá en la medida de su
claridad compositiva. Advirtamos que
F. Max Müller afirma que
los textos no representan hechos
reales sino que son producto de una
confusión del lenguaje
humano, de esta forma, abogamos por
unas imágenes sensuales y visuales
que den expresión
a nuestras concepciones.
Estas figuras crearan un sistema
lógico interno que nos permitirán
nombrar nuestra la realidad
liberando nuestros deseos de
comunicar. Esa necesidad básica de
compartir nuestros
enunciados con nuestros congéneres.
Pero antes debemos iluminar nuestra
conciencia con la
luz de las sombras platónicas para
reflejar la sublime visión
dinamórfica de entablar un diálogo
permanente en red con el círculo
isomórfico (1) más próximo.
Asimismo, en esta misma cosmovisión
atesoramos el concepto regionalista
pronunciado por
Navascués "mi contexto es lo que
pasa en mi entorno. Mi alrededor es
nada menos que el
microcosmo de una cultura". (2)
Dentro de la perspectiva dinamórfica
se propone que la Cultura
sea un juego comunicativo, como todo
juego necesita de reglas y aspectos
diferenciales de
otros juegos, por tanto, la norma
rectora será "entenderse", para
ello, los jugadores deben
definirse a que papel juegan.
En este marco, recordemos a John
Forbes Nash, en 1994 fue galardonado
con el premio Nobel
de Economía, quien nos aporta los
mimbres para nuestra propuesta con
su teoría del
comportamiento racional, como Nash
ahondamos en esas ganancias mutuas
donde la
estrategia se deben convertir en que
cada jugador tome la mejor la
decisión para su objetivo.
Siempre, desde el dinamorfismo,
enfocado a descifrar la imaginación
para conseguir hacer una
papiroflexia reflexiva con la
técnica makula que ilumine nuestro
lenguaje para alcanzar el
entendimiento.
(1) Dos figuras geométricas, o
conjunto de puntos, son isomórficos
si existe una
correspondencia de punto a punto
entre ellas que es continua en ambas
direcciones.
(2) Navascués (Pepa Pardo)
La raíz del trabajo picassiano sobre
las atrocidades del ser humano
proviene del material
fotográfico ejecutado por Dora Maar,
la mujer venida del frío, en la
ciudad vasca. Las
instantáneas son publicadas por
Zervos en una edición significativa
de los <<Cahiers d´Art>>.
Su marido prosigue matizando sobre
los rasgos de su rostro, su
tenacidad creativa continúa
invadiendo los espacios de las
habitaciones de chimenea de mármol
con espejo enmarcado.
<< Tengo todo lo que necesito para
trabajar: luz eléctrica y hasta una
caja de resina para las
aguatintas>> asevera Picasso. Quien,
también, acude a los estudios de sus
colegas, se
desplaza a la calle
Funbourg-Saint-Jacques en el número
81, allí visiona fotografías hechas
a
Lipp, en Flore, en su estudio, se
fija en su retrato sentado al lado
de la estufa, estamos en el
apartamento Brassaï, éste nos
aleccionona <<la fotografía ha
llegado en el momento preciso
para liberar a la pintura de toda
literatura, de la anécdota e incluso
del tema>>. El autor de
Cabeza de un guerrero le anima a que
explote su mirada de oro <<usted es
un dibujante
nato>> en vez de una mina de sal.
Finalmente, la vida perpetúa. En el
silencio irrumpe la creación. Todo
espacio se construye de
imaginación incesante. La lámpara
lumínica enfoca el panel rasgado en
la infinita quietud en
espera de un alentador gesto. El
creador cuida de su taller. En su
fábrica se diseccionan los
sueños. El alegórico cuadro del
Guernica viaja en un periplo
incandescente de maniobras
políticas hasta tener su sala en el
Museo Arte Moderno Reina Sofía. En
l´atelier del pintor dos
años después de la finalización del
cuadro mural solicitado por el
gobierno republicano del
territorio español se erigió su
pieza Mujeres aseándose…
El dibujo como origen
Esta composición ingrista Picasso y
dos excepciones (<<con los dibujos
se llega hasta la raíz
misma>> Henri Michaux) tiende hacia
una visión picassiana más que a una
matissiana en la
creación de los bocetos lineales,
quienes, por otra parte, se han
convertido en el epicentro de
estudio dinamórfico para captar
fragmentos estructurales de la
substantividad de los hechos
sociales (primer postulado de la
sociología del francés Emilio
Durkeim).
Esquemáticamente, en un punto y
seguido, en relación con este factor
social, argumento,
desde postulados dinamórficos, que
somos producto de la sociedad. Posee
una conciencia no
individual sino, por oposición,
colectiva. Ésta nos modela hasta
conseguir que el Estado sea un
subproducto de la escuela. Atisbamos
a inferir que debemos recorrer la
secuencia demoledora
de transformación desde la raíz
tendente a integrar al ciudadano en
un ejercicio socrático.
Para ello, conozcamos, en este
episodio, como se origina la
composición artística, <<En
materia de dibujo no hay nada mejor
que el primer bosquejo>> nos habla
el inventor de la
lámpara que guía a los mineros en
Asturias en 1963. Mientras que el
colorista francés de los
danzantes ejecuta un dibujo, luego
lo copia... por decir una cifra,
hasta el décimo intento, cree
que el último, el más esquemático,
es el mejor, el más puro, el
definitivo; sin embargo, el ojo
artístico del autor del periodo rosa
afirma que casi siempre es el
primero.
El malagueño de los cubos, esferas y
conos le nombran miembro de la Real
Academia Sueca.
Nos lo cuenta su amigo <<el
terrorista>>, el fotógrafo de polvo
de magnesio, quien lo retrata
para un artículo en la revista
<<Life>> en octubre de 1939, nos
acerca a su figura con unas
conversaciones. En ellas aparecen
las claves de la metodología de la
creación, explora las
concepciones del arte, nos transmite
ese diálogo perpetuo por
sobrevivir... en el sumario
responde con la firmeza de su
soltura d trazo. A la cuestión de
cómo le nacen las ideas de sus
dibujos. Rápidamente, este académico
nos sumerge en un mar de tinta que
le permite disolver
sus dudas vitales en simplicidad
formal <<lo que surge, independiente
de mi voluntad, me
interesa más que mis ideas>>
prosigue <<las ideas son simple
puntos de partida>>.
Epílogo
Estas observaciones constituyen un
texto de apertura de la concepción
dinamórfica a la
comunidad, en el que se revisa los
planteamientos diseminados en
diferentes intervenciones,
fija las líneas a seguir para
incrementar su carácter de unidad de
acción y avanza en la
redacción más descriptiva que
normativa donde se explica las
razones fértiles, llaves de
nuestros criterios, con el fin de
coordinar una cartografía temática
del sistema propuesto.
Esta radiografía dinamórfica desvela
los aspectos fundamentales de la
dinámica de la forma
cuya hoja de ruta conectan la
morfología operativa del proceso
gradual creativo con los
criterios teóricos por donde fluye
la corriente conceptual. Este
territorio mágico propone una
ruptura con la sinfonía
posvanguardista del constructivismo
soviético atenazada en una
geometría de bloques, dentro de los
ejemplos artísticos, en nuestra
región ponen el acento en
el material más que en el contenido
formal, cuyo propósito rasga la
identidad de globalidad en
términos dinamórficos.
El aspecto totémico del arte, desde
nuestra manifestación, esta
representada por una totalidad.
El totem, en este caso, la obra de
cada autor, es símbolo matérico que
cimienta nuestra
expresión creativa con la que
irrumpe una nueva estructura social
formada por un todo
indivisible. Así, en este paso,
estimulamos la magia que corresponde
al sentido humano de
unidad con la naturaleza, el arte
dinamórfico se convierte en una
identidad implícita de todo lo
existente.
En este aspecto debemos buscar la
unidad y armonía con el exterior
pues una perdida de
equilibrio entre el individuo y el
mundo lleva a la histeria, al
éxtasis, a la locura. Esta postura,
característica freudiana, se
encuentra, en época de crisis, en el
contraste entre el presente y el
pasado donde asume formas extremas.
Pues bien, la función social, en
esta sociedad
tecnológica, de las obras de arte,
será ser la voz de la colectividad
bajo el paragüas ideológico
comunicacional dentro de un orden
universal con la necesidad de
constituirse como persona.
Por tanto, La coexistencia humana se
instaurará sobre valores actio a
distancia.
A partir de ahora, se desterrará esa
hybris que fundamenta al artista
entre la tendencia
apolínea y dionisíaca. Su mágico
poder iluminará la esperanza de la
colectividad. Su objetivo
social restaurará la perdida de
unidad del hombre. En esta tesitura,
la abstracción transformará
el medio social, se corregirá un
aspecto esencial de la persona como
es la interpretación de la
economía basada en el valor de
cambio, se hallará una respuesta
acorde con el valor de uso.
En esta dirección de constituirse
como persona en el dinamorfismo
proponemos indagar en el
personaje más que centrarnos en su
máscara. Estas averiguaciones se
harán en el marco de
la sociedad. En relación, a un juego
objetivo fragmentado en la
subjetividad de cada uno. No
olvidemos que arte y realidad para
nosotros se diluyen. A través del
arte fortaleceremos la
realidad con la decisión de hacerla
más humana, más digna de la
humanidad. Según Ernst
Fischer, en el libro la necesidad
del arte <<el arte es, en sí mismo,
una realidad social>>. En
este juego social, la persona no
sólo representa al personaje sino
que tiene que dar forma a la
máscara de sus deseos. Miguel Ángel,
tomado como ejemplo plástico, con la
persona de su
obra Moisés representa a un
personaje, la imagen artística del
hombre renacentista pero
además su máscara de piedra es una
orden del artista a los mecenas: <<
Así es como
deberíais ser>>.
A la vista de este de este esbozo
mencionaremos la Teoría de juego,
con sus a los fundadores
el matemático John von Neumann y el
economista Oscar Morgenstern y John
Nash con su
equilibrio que la convirtió en un
fenómeno de masas, que consiste en
el estudio sistemático de
un proceso multipersonal de toma
decisiones en situaciones de
interdependencia. En estos
casos cada agente, al tratar de
mejorar su posición, debe tener en
cuenta no solo los efectos
inmediatos de su actuación sino las
reacciones de sus rivales a esa
actuación, y así ad
infinitum. En este sentido, nos
hemos adscrito a la condición de
juego suma cero hasta el
equilibrio de Nash no nos apuntamos
a las opciones juego de suma
variable ni a las estructuras
del dilema del prisionero. Este
criterio seleccionado nos aporta la
herramienta conceptual para
comprender las posturas elegidas por
cada jugador.
La poética histórica del
constituirse dinamórfico arranca de
un pensamiento estratégico de
suma cero hasta alcanzar el
equilibrio de Nash fundamentado en
una concepción humanista
con figuras como Platón o Noan
Chomsky quienes nos alientan a
actuar por uno mismo, pero
antes, desde nuestro punto de mira,
tenemos que proporcionar un caja de
herramientas
comportamentales de acción
instrumental teórica en perpetua
evolución con su microcosmos
accidental en donde construimos la
prosa de vivencias diaria.
En este grado de conjeturas, si
compartimos la teoría de las Ideas
de Platón pero no su
fundamento de gobernabilidad de la
República con una elite ¿Quién
escoge al guardián?
Asimismo, aceptamos la lucidez del
lingüista norteamericano con su
proposición de búsqueda
de la verdad, nos aclara, un
enunciado es verdadero cuando
expresa la realidad, el cenicero
está en la mesa. Sin embargo, esa
meta se trunca, razones una y miles,
en la serie
encadenada de enunciados que nos
guían hacia ella, pues bien, la
alcanzaremos en cuanto
más nos acerquemos en sus
explicaciones exactas. Por el
contrario, no difundimos la
verborrea de sus continuas denuncias
del mundo organizado. Para nosotros
conocer un ámbito
requiere mantenerse alerta en la
formación clara de las diferentes
propuestas, imagínense dar
respuesta a todo conflicto bélico en
cualquier trozo de la esfera
terrestre.
Hagamos camino. Zambullámonos en la
idea de ser artista. En esta
dirección de la senda,
debemos captar y transformar la
realidad. Analicemos el ámbito
publicitario, en su vertiente
actual, en el que las marcas eligen
a los dibujantes para sus anuncios.
Es decir, se vive un
período ingrista de la publicidad.
Los ilustradores invaden con sus
trabajos el campo
publicitario.
El dibujo impera en el diseño de las
marcas cuando efectúan el anuncio.
Jordi Labanda,
<<utilizar la ilustración es una
forma de hablar más suave, al oído,
sonriendo>>, realiza la
campaña de Zara con su universo
sofisticado de los años 60.
Asimismo, Tyler Brûlé, director de
la agencia creativa Wink, sostiene
que en las revistas están llenas de
anuncios y reportajes con
fotos, una buena ilustración fuerza
al lector a detenerse. Luis Bassat,
en su libro rojo de la
publicidad, propone, en el apartado
sexto del segundo punto, los caminos
básicos de la
creatividad que en su quinto
mandamiento nos acerca al símbolo
visual. Nos cuenta que al ser
humano le entra más y mejor por el
nervio óptico que por el nervio
auditivo. Además, está
comprobado, también, que se recuerda
más lo concreto que lo abstracto.
Nos lo ilustra con su campaña a
favor de la lotería de la Cruz Roja.
Consigue en 20 segundos
de spot que en cuatro mordiscos se
dibuje el emblema de la entidad.
<<Éste es un sorteo que
apetece. Miles de personas podrán
hincar el diente. Con jugos premios.
Un sorteo muy rico de
la Cruz Roja, rica en humanidad>>
era la voz en off que acompañaba la
imagen. En definitiva,
este posicionamiento en la
publicidad nos oxigena las ideas
dinamórficas de que la obra de un
artista es un proceso consciente y
racional. Desde este punto,
reclamamos un oasis creativo
con relación a un lenguaje formal
transparente en donde las líneas de
expresividad se
conjuguen con el propósito de hacer
arte con el tiempo.
Si como apuntamos, en el párrafo
anterior, un medio de expresión
utiliza una determinada
técnica con el fin de enviar
mensajes, averigüemos el origen
comunicacional para expansionar
nuestra individualidad en la
comunidad. La historia apunta a que
el arte es tan antiguo como el
Hombre, además es una forma de
Trabajo y el trabajo es una
actividad peculiar de la
Humanidad.
En este ejercicio dinamórfico,
adapte los instrumentos a las
exigencias. Comencé con los
dibujos que me requerían el esfuerzo
de un niño al desatar el nudo del
zapato. Andrés Bretón
nos habla en su Manifiesto
surrealista de la inconfundible
forma inconsciente los trazos de los
niños, esta ocasión su sugerencia no
me aportaba la congruencia al
planteamiento general,
pero si, en cambio, el lenguaje
formal del <<estilo Picasso>> que
descansa en tres columnas
fundamentales como son la
disociación cubista, la figuración y
el simbolismo infantil.
Estos dos primeros conceptos hacen
referencia a su etapa cubista y su
período de Clasicismo
y el último a su vinculación con el
surrealismo. <<La figuración señala
el arte reproductivo, que
copia la Naturaleza, la disociación
caracteriza el arte autónomo,
divergente de la Naturaleza y
no reproductivo>> Carsten –Peter
Warncke. Finalmente, en referencia a
la pintura infantil
procuré respectar las proporciones
del dibujo no una interpretación
infantil donde las escenas
tuviesen poca semejanza con la
experiencia visual original, está en
juego el arte no la
confrontación con la realidad. Para
Picasso, el único rasgo interesante
del dibujo infantil era la
forma exterior, el principio que
rige la composición.
Mi pensamiento con las manos
enfatiza la comunicación creadora
surgida como resultado
último del descubrimiento manual de
que se podía romper, dividir,
afilar,..., la mano es el
órgano esencial de la cultura, la
iniciadora de la humanización. La
línea marcada era una
búsqueda de dominio de los medios
con el propósito de compartir un
lenguaje dinamórfico. Se
conoce que el lenguaje apareció
junto con los instrumentos. Ahora,
vivimos la revelación de
nuevas herramientas que traerán un
formato de expresividad
dinamorfizado desde el seno del
lenguaje original construido en
unidad de palabras, de entonación
musical y gesto imitativo
según Herder.
BIBLIOGRAFÍA:
• A A.V V, Arte para un siglo, II.
Vanguardias [1925-1939],
M.N.C.A.R.S. / C.E.C.A.
Madrid, 2003.
• A A.V V, Arte para un siglo, I.
Cambio de siglo [1881-1925],
M.N.C.A.R.S. / C.E.C.A.
Madrid, 2002.
• John Richardson, Picasso, una
biografía Vol. II, 1907-1917.
Alianza Editorial, S.A.
Madrid, 1997.
• John Richardson, Picasso, una
biografía Vol. I, 1881-1906. Alianza
Editorial, S.A.
Madrid, 1995.
• Marina Picasso; Picasso, mi
abuelo; Plaza & Janés Editores, S.A.
Enero 2002.
• Monika Czermir / Melissa Müller,
El barbero de Picasso, Historia de
una amistad; siglo
Veintiuno de España Editores, 2002.
• A A.V V; Fernández, dibujos y
estampas. Museo de Bellas Artes de
Asturias; Enero -
Febrero, 2001.
• A A.V V; En portada Picasso,
Descubrir el Arte. Año V, Nº 50.
Abril, 2003.
• Ramón Gómez de la Serna, Ismos,
Editorial Nueva, 1931. Talleres
Espasa-Calpe.
Junio, 2002.
• A A.V V, Ismael Smith, Cuaderno de
París. Coleccione Fundación Mapfre
Vida. Madrid,
28 de Junio – 9 Septiembre 2001.
• Ernest Fischer, La necesidad del
Arte. Ediciones Península, S.A.
Barcelona, Diciembre
del 2001.
• John Richardson, El Aprendiz de
Brujo, Picasso, Provenza y Douglas
Cooper, Alianza
Editorial, S.A. Madrid 2001.
• Goethe y la Ciencia, Biblioteca de
ensayo. Siruela, 2002.
• Sloterdijk, Normas para el parque
humano, Biblioteca de ensayo.
Siruela, Madrid mayo
2001.
• Brassuï, Conversaciones con
Picasso, Tuner, Fondo de Cultura
Económica. Madrid,
enero 2002.
• Picasso, Carsten-Peter Warncke /
Ingo F. Walther, Taschen. Bonn,
1997.
Autor
Jesús Ángel Pardo Álvarez -5 visitas
- 2 May
Jesús Ángel Pardo Álvarez, Portrait
... comPublicación enviada por Jesús
Ángel
Pardo Álvarez ... Xto. 2001
en Valdediós, G. Menéndez de Llano,
...
archnet.org/shared/community-member.tcl?user_id=212199
- 28k - En caché -
Páginas similares
Image Collections of Jesús Ángel
Pardo Álvarez - 30 Abr
Image Collections of Jesús Ángel
Pardo Álvarez ... Jesús Pardo,
configurar el
pensamiento en la red, · afganistán
· Exposición de óleos, Tertulia los
...
archnet.org/shared/image-collections/
index.tcl?owner_user=212199 - 19k
-En caché -
Páginas similares
[ Más resultados de archnet.org ]
Liceus.com - Publicar en Liceus >
Picasso dinamórfico, por Jesús ...
Aportado por: Jesús Ángel Pardo
Álvarez [email protected]. Se
licencia en Bachelor
of art en Atlantic International
University Se colegia en el Colegio
...
www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Jesus_A_Pardo_Picasso.asp
- 66k - En caché -
Páginas similares
Liceus.com - Publicar en Liceus >
SUJETOS por Jesús Ángel Pardo ...
Por Jesús Ángel Pardo Álvarez
[email protected] ... Stefan
Hablützel, Marie-Jo
Lafontaine, Gilda Mantilla, Robert
Mapplethorpe, Jesús Micó, Pedro
Mora, ...
www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Jesus_A_Pardo_Sujetos.asp
- 64k - En caché -
Páginas similares
[ Más resultados de www.liceus.com ]
Jesús Ángel Pardo Álvarez -
ArteLista.com -2 visitas - 2 May
Jesús Ángel Pardo Álvarez. Colegio
Profesional de Diseñadores Gráficos
de Cataluña
Bachelor of art, Atlantic
International University ...
www.artelista.com/autor/
7994670513593491-pardolvarez.html -
10k - En caché -
Páginas similares
Universo - Jesús Ángel Pardo Álvarez
- ArteLista.com - 3 May
Autor:: Jesús Ángel Pardo Álvarez (
Ver más obras y biografía ): Ver
imagen a mayor
tamaño: Ver exposición virtual del
artista; País:: ESPAÑA ...
www.artelista.com/obra/6917164349419640-universo.html
- 10k -En caché -
Páginas similares
Diseño y Arquitectura en el campo de
los Hoteles - ilustrados.com - 4
visitas -29 Abr
10. Reseñas del autor. Curriculum
Vitae for Jesús Ángel Pardo Álvarez
Jesús Ángel
Pardo Álvarez [email protected]
Bachelor of art ... 8, TERTULIA ...
www.ilustrados.com/publicaciones/EEkAyVkkFuCOTXhewT.php
- 127k - En caché -
Páginas similares
Xto. 2001 en Valdediós -
ilustrados.com
Publicación enviada por Jesús Ángel
Pardo Álvarez ... Xto. 2001 en
Valdediós, G.
Menéndez de Llano, Tertulia los
Manzanos, 2002 ... ...
www.ilustrados.com/publicaciones/EEFplVyFEZjLKNKOHh.php
- 36k - En caché -
Páginas similares
Propuesta para un Curriculum Vitae
del Siglo XXI. Jesús Ángel ... - 30
Abr
Propuesta para un Curriculum Vitae
del Siglo XXI. Jesús Ángel Pardo
Álvarez ::
Publicaciones en red,crea tu
presencia Tercer milenio,septiembre
2005.
riie.com.es/?a=25529 - 16k -En caché
-Páginas similares
Publicaciones en red -
Monografias.com - 5 visitas - 3 May
8, TERTULIA LOS MANZANOS, JESÚS
ÁNGEL PARDO ÁLVAREZ CUÑARRO
ÁLVAREZ. 9, UNIVERSIDAD DE CADIZ,
FRANCISCO ALVAREZ GONZALES ... ...
www.monografias.com/trabajos28/
publicaciones-red/publicaciones-red.shtml
- 62k -
En caché -Páginas similares
Liceus.com - Publicar en Liceus >
Picasso dinamórfico, por Jesús ...
A la tertulia los manzanos.Serie
Tiempo de mineros, perteneciente a
proyectos ...
TERTULIA LOS MANZANOS, Gijón,
viernes 29 de octubre de ... ...
www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Jesus_A_Pardo_Picasso.asp
- 66k - En caché -
Páginas similares
Liceus.com - Publicar en Liceus > EL
UNIVERSO VISUAL DE LA ...
Artista del siblo XX en el siglo
XXI", Tertulia Los Manzanos, Gijón
octubre. ... Pinchamos
imágenes en la web y visualizamos A
la tertulia los manzanos. ...
www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Jesus_A_Pardo_Manzanos.asp
- 72k -En caché -
Páginas similares
[ Más resultados de www.liceus.com ]
TERTULIA LOS MANZANOS. QUOD VADIS.
Este monográfico sobre la Tertulia
los Manzanos se sustenta en una
formulación
científico-jurídico que se elabora a
través de teorías antropológicas,
...
www.gestiopolis.com/canales5/rrhh/tertulia.htm
- 115k - En caché -Páginas similares
Tertulia los Manzanos. Quo vadis -
ilustrados.com - 2 visitas - 2 May
ilustrados.com -Monografias, Tesis,
Trabajos, Ensayos, Publicaciones,
Bibliografias,
Educacion.
www.ilustrados.com/publicaciones/EEkZluFyuyAJNKtqqU.php
- 162k - En caché -
Páginas similares
Xto. 2001 en Valdediós -
ilustrados.com
Tertulia los Manzanos. Quo vadis -
ilustrados.com ... Resumen: Este
monográfico sobre
la Tertulia los Manzanos se sustenta
en una formulación ...
www.ilustrados.com/publicaciones/EEFplVyFEZjLKNKOHh.php
- 36k - En caché -
Páginas similares
Visualiza analógicamente la
"Exposición de óleos, Tertulia los
...
Tertulia los Manzanos. una de las
instituciones dentro de ámbito
privado que con ... bajo
... TERTULIA LOS MANZANOS, Gijón,
miércoles 12 de enero de 1994. ...
www.monografias.com/trabajos27/
oleos-dosantos/oleos-dosantos.shtml
- 56k -En caché -
Páginas similares
Publicaciones en red -
Monografias.com - 5 visitas - 3 May
8, TERTULIA LOS MANZANOS, JESÚS
ÁNGEL PARDO ÁLVAREZ CUÑARRO
ÁLVAREZ. 9, ... Resumen: Este
monográfico sobre la Tertulia los
Manzanos se sustenta
en una ...
www.monografias.com/trabajos28/
publicaciones-red/publicaciones-red.shtml
- 62k -
En caché -Páginas similares
Juan Zaratiegui del Agua
"Fotos y pintura del siglo XX",
Tertulia Los Manzanos, Gijón ...
"Artista del siblo XX en el
siglo XXI", Tertulia Los Manzanos,
Gijón octubre. ...
esculturaurbana.iespana.es/paginas/zarj.htm
- 17k - En caché -Páginas similares
tertulia los manzanos
posted by Tertulia los Manzanos @
12:30 PM 0 comments. About Me.
Name:Tertulia los
Manzanos. View my complete profile
...
tertulialosmanzanos.blogspot.com/ -
15k -En caché -Páginas similares
Jesús Ángel Pardo Álvarez - 5
visitas - 2 May
Exposición de óleos, Tertulia los
Manzanos. AR Dosantos ... 8,
TERTULIA LOS
MANZANOS, JESÚS ÁNGEL
PARDO ÁLVAREZ CUÑARRO
Á ...
archnet.org/shared/community-member.tcl?user_id=212199
- 28k - En caché -
Páginas similares
www.rie.cl/?x=2438 - 9k
Jesús Ángel Pardo Álvarez
Bachelor of art, Atlantic
International University
Master of art,Tourism Consulting,
Atlantic International University
[email protected]
.
Resto del
documento disponible para descarga...
|
|